Bienvenidos al blog de música para nostálgicos. En el mismo podrás encontrar, fundamentalmente, vídeos musicales de los años 50, 60 y 70, repartidos en cinco apartados, según sean cantantes solistas o grupos y también según sean hispanos o extranjeros, además de un apartado dedicado a recopilatorios. También podrás conocer algo de su vida y trayectoria musical. Posteriormente se añadirán nuevos apartados. Espero que sea de vuestro agrado.
Ayer apareció la noticia del
fallecimiento del cantante y compositor norteamericano Prince a la edad de 57
años. La cauda del fallecimiento se conocerá tras la autopsia que le será
practicada, aunque lo último que se conoce es que hace unas semanas fue
ingresado por una fuerte gripe que le hizo tener que suspender algunos
conciertos, aunque sí realizó (sin estar totalmente resuperado) el que tenía
previsto el pasado día 14 en Atlanta.
El artista, nacido en Minneapolis el 7 de junio
de 1958, irrumpió en la escena musical allá por 1976 y alcanzó el éxito una
década después con álbumes eternos como "1999" o "Purple
Rain". Su madre, Mattie Shaw, era cantante en el mismo grupo en el que
tocaba un pianista aficionado con el que se casaría. Se llamaba John L. Nelson
y la banda Prince Roger Trio. De ahí surgió el nombre del que llegaría a ser un
icono del pop. Cuando Prince tenía siete años, sus padres se divorciaron. El
pequeño se quedó con el piano de su padre. Con el tiempo, el joven se
transformó en un virtuosos de la música que tocaba con maestría la guitarra
eléctrica y manejaba hasta una veintena de instrumentos diferentes.
Icono entre los iconos, el músico fue una figura
incontestable de la música popular de los últimos 30 años. No solo se va un
músico mayúsculo. Gracias a su visión innovadora y a su poderosa estética, era
un verdadero emblema del pop. Durante la década de los años ochenta, fue uno de
los artistas más importantes, dando forma a principios de la década a lo que se
conoció como el sonido Minneapolis, que se caracterizaría por su
influencia del funk y el R&B dentro de una concepción pop. Fue su gran
aportación en la década en la que el pop dominó las listas de éxito.
Debutó
en 1978 con For You, donde daba muestras de su gusto por los ritmos
urbanos. Sin embargo, su primer gran paso artístico llegó con Dirty Mind
(1980), en el que se subía al carro de la new wave con un trabajo
sobresaliente. Su fascinación por los sintetizadores, mezclados con R&B y
funk, marcaría tendencia gracias a álbumes como Controversy (1981) y 1999
(1982). Alcanzaría la cima de su popularidad con Purple Rain (1984), uno
de los discos más emblemáticos de aquella década que influiría en toda una
legión de artistas y grupos en años posteriores, compitiendo en relevancia con
Michael Jackson y Madonna. Cuando parecía que no podía superarse, publicó poco
después Sign O the Times (1987), un doble álbum considerado como su gran
obra maestra por la crítica y visto como el gran doble disco de los ochenta, al
nivel del White album de los Beatles, Exile On Main St. de los
Rolling Stones o Blonde on Blonde de Bob Dylan.
En
los noventa, comenzó sus litigios con las discográficas y su emancipación
simbólica de las majors. The Love Symbol Album (1992), donde mostraba
sus influencias electrónicas para seguir en la cima del pop, se hacía reconocer
por el símbolo del amor. Otro notable disco fue Emancipation (1996).
Había perdido visibilidad en mitad de sus batallas y experimentos varios. Su
último testimonio discográfico fue un doble trabajo llamado HITnRUN: Phase
One and Two (2015).
Arco Iris fue una banda de rock
argentino formada en 1968 en la localidad de El Palomar en el Gran Buenos
Aires, integrada por Gustavo Santaolalla (guitarra y voz), el egipcio Ara
Tokatlian (vientos), Guillermo Bordarampé (bajo), Horacio Gianello (batería y
percusión), y Danais Winnycka (Dana) (guía espiritual). Es considerado uno de
los grupos fundacionales del rock argentino, aportando un misticismo y sobre
todo la idea de fusión del rock con ritmos folclóricos que contrastaba con
otros referentes de la época, como Los Gatos, Almendra, Manal o Vox Dei.
Su primer disco fue el simple Lo veo en
tus ojos y Canción para una mujer, publicado el 6 de mayo de 1969. En enero de
1970 ganaron el Festival Beat de la Canción Internacional de Mar del Plata con
el tema Blues de Dana, que se transformó en un éxito. Pocos meses después
editan una recopilación de sus singles bajo el título de Blues de Dana, y en
mayo del mismo año editan su primer álbum oficial, Arco Iris.
El grupo se caracterizó tanto por su
misticismo hippie, bajo la guía de Dana como por una musicalidad caracterizada
por la complejidad y la fusión con ritmos folclóricos, de la mano del talento
de Gustavo Santaolalla como compositor y del egipcio Ara Tokatlián, aportando
el sonido de la flauta o del saxo, inusuales en el rock argentino de entonces.
En 1972 editan dos álbumes: Tiempo de
Resurrección, incluyendo el tema Mañana campestre uno de los clásicos de todos
los tiempos del rock argentino y Vasudeva. La ópera rock Sudamérica, o el
regreso a la Aurora, en el que se destaca el tema final, Sudamérica.
También este año, su ex compañía
discográfica editó Suite Nº 1, con material sobrante de su primer LP. Es
necesario recordar que el mismo Santaolalla no aprobaba esta edición.
En 1973 editan Inti-Raymi y en 1974
Agitor Lucens V, incursionando en el rock sinfónico y obteniendo un gran éxito.
En 1975 la comunidad que formaban los
integrantes de Arco Iris se rompió y Santaolalla abandonó la banda, fundando el
grupo Soluna.
Santaolalla inicia luego un
extraordinario trabajo musical y como productor en Los Ángeles, impulsando la
música latina, llegando a ganar dos premios Óscar.
En 2003 murió Dana,
quien se había casado en 1983 con Ara Tokatlián, y el grupo quedó
definitivamente disuelto.
En plena década de los 60, cuando toda
actividad de partidos políticos y sindicatos de clase está prohibida en España,
es la canción de autor la que se hace depositaria de las consignas políticas y
de la función de concienciación de una adormecida población laboral y
estudiantil. En Madrid, en 1967 unos pocos universitarios dan vida a la
denominada Canción del Pueblo y comienzan a ofrecer recitales en barrios
obreros y colegios mayores. Allí están entre otros los tres cantautores que
habían formado Ensayo: Elisa Serna,
Hilario Camacho y Adolfo Celdrán. No es nada fácil y la censura convierte
su actividad en semiclandestina. Para 1969 el grupo como tal está prácticamente
deshecho, pero sus principales representantes comienzan a abrirse paso por
separado en el difícil mundo discográfico.
Adolfo Celdrán había nacido en Alicante
en 1943 y hacia 1965 se había trasladado a Madrid para estudiar Física. En la
Universidad Complutense había comenzado su vida teatral y musical. Tras su
participación en numerosos recitales en los que se cantaba, se recitaba a los
poetas semiprohibidos por el franquismo y se alentaba a los asistentes a una
resistencia al franquismo, Adolfo consigue su primer contrato discográfico, apareciendo
un single de tres canciones: “Cajitas” (Movieplay, 1969). Los otros dos temas
son el himno partisano “Bella ciao” y “General”, sobre textos de Bertolt Brecht
a la que enseguida se puso el sello de “No Radiable” y que a menudo era tachada
por la censura de la lista de canciones de los recitales. Con todo, el disco se
defiende bien en el mercado y aparece tímidamente en algunas listas de éxito.
Al año siguiente va a aparecer su
primer LP, seguramente el más recordado de su carrera, “Silencio” (Movieplay,
1970) con portada diseñada ex profeso por el pintor Juan Genovés. En él,
junto a canciones propias, aparece otra compuesta por Hilario Camacho, poemas
musicados de Bertolt Brecht, Nicolás Guillén, León Felipe y Jesús López
Pacheco. El disco, a pesar de las ampollas que levantó en el régimen, obtuvo
algunos premios de la prensa especializada. Junto al LP se editó un single con
dos de sus temas: “¡Qué Pena! / Canción de la Novia del Pescador” (Movieplay,
1970).
Lejos de aupar su carrera, la censura
vetó sus actuaciones, sus discos fueron eliminados de las escaletas
radiofónicas y Movieplay rompió su contrato. Era un cantante maldito y le
costaba componer. Regresó a Alicante y se olvidó un tanto de la música. Durante
esos años de retiro escribirá y estrenará su primera obra de teatro.
Pero en Portugal los tanques y los
soldados salieron con claveles en las bocachas de sus armas para derrocar la
dictadura y Adolfo revivió al tiempo que aquí el fascismo daba sus últimas
bocanadas de sangre. Movieplay volvió de nuevo a firmarle contrato al ver que
justo esa música era demandada. De vuelta en Madrid, se mete en un estudio con
su habitual arreglista, el cantautor argentino Carlos Montero, para alumbrar
“4.444 Veces por ejemplo” (Movieplay, 1974), un homenaje a la vida y obra del
poeta Miguel Hernández. También incluye poemas de León Felipe, Nicolás Guillén
y Antonio Gómez, todos musicados por el propio intérprete.
Como una lógica continuación del
anterior surge “Al Borde del Principio” (Movieplay, 1976) dedicado íntegramente
a Miguel Hernández, convertido ya en su auténtico poeta de cabecera. Ese año
Adolfo publicará también su primer libro de poemas. A partir de los homenajes
que se rindieron a Miguel Hernández, Adolfo traba conocimiento y pasa a militar
en el recién legalizado Partido Comunista, aunque siempre como miembro de base
sin aceptar cargos políticos relevantes.
En 1977, salidos ya del mal sueño que
había durado cuarenta años, Adolfo Celdrán se venga de algún modo de las
penurias anteriores con “Denegado” (Movieplay, 1977) en el que se incluye
sus canciones total o parcialmente censuradas en años anteriores. Ese mismo año
había publicado un sencillo un tanto oportunista: “Vota Bien y Mira a Quién”
(Movieplay, 1977).
En 2002 va a volver a
enfrentarse a un disco individual. Un reto para un maduro Adolfo Celdrán, que
publica “Jarmizaer, Jarmizaer” (Ceyba, 2002) con textos de Antonio
Machado, García Lorca y propios. Fiel a su gente, promoverá y actuará en el
homenaje memorial a Hilario Camacho y ha mantenido durante toda su vida el
sentido de compromiso con el pueblo y con sus propias ideas filosóficas y
sociales sin dejarse tentar por los vaivenes políticos de cada momento. Ante
todo Adolfo Celdrán es un hombre y un cantante íntegro y sus obras así lo
reflejan.
Belle Epoque era el nombre de un trío,
con sede en París (Francia) . El grupo tuvo la mayor popularidad durante
mediados y finales de 1970 con una nueva
versión de la canción " Negro es Negro”
(Black is black) del grupo español Los Bravos .
Belle Epoque constaba de la cantante
Evelyne Lenton, una cantante francesa que comenzó a grabar y realizar a
principios de 1960 bajo el nombre de Evy, así como dos cantantes de respaldo,
originalmente Jusy Fortes (también conocida como Judy Lisboa), procedente de
Cabo Verde , y Marcia Briscoe (también conocida como Marcia Briscue), que
proviene de Atlanta , Georgia . Sin embargo, con el tiempo, las chicas iban
cambiando con las circunstancias.
El trío obtuvo un importante golpe en
Europa 1977 con su nueva versión de discofied "Negro es Negro", a
veces también conocido como "Disco Sound / Negro es Negro". La
versión Belle Epoque fue un top ten éxito en muchos países europeos, incluyendo
el número 2 en la lista de singles del Reino Unido (la misma posición que el
tema de Los Bravos había llegado allí once años antes). La canción también se
convirtió en un número 1 en Australia en 1978.
En EE.UU., Belle Epoque
son más conocidos por otra canción, "Miss Broadway", que llegó al
número 26 en los EE.UU. R & B y en el número 92 en el Billboard Hot 100 en
1978.